miércoles, 26 de diciembre de 2012

ESPECIAL GRUPOS


Enlace programa: http://www.spreaker.com/user/vacaloura/programa_especial_grupos

Álvaro Muras Funkatro

Es una formación de cuatro músicos con un gusto en común por el funk, con influencias del jazz, del blues y otras músicas. Una fusión de diversos estilos con repertorio propio, improvisaciones e interactivo.


Página web : http://www.alvaromuras.com/







Populacho

Son un grupo de Madrid que hace música de diferentes estilos

Podreis escuchar más de sus canciones en su web : http://populacho.com/nosotros.html

o en http://populacho.bandcamp.com/





In the Autumn Road
Si quereis saber más sobre ellos aquí teneis su página web :
 
Obstacle




 
Es un grupo de la localidad de El Vendrell ( Tarragona), hacen rock con influencias, punk , rock urbano, heavy…
Podéis comprar su disco a través de la web:
Podéis seguirlos a través del Facebook:

Vrásica

Son un grupo de hard rock de Lugo

Podéis seguirlos a través de su Facebook https://www.facebook.com/pages/Vrásica/206288262716210

Saber más sobre ellos y escuchar su música en :



Solos ante la música

Solos nace en A coruña en el año 2007. De la formación inicial solo quedan 2, de ahí el nombre del grupo. Juan José Pedre y David Grela. Grabaron su  primera maqueta en ese mismo año. Se tituló Poesía introvertida. Se vendieron 100 copias las cuales sirvieron para financiar su primer disco LA TRISTEZA ALTERNATIVA. En estudio se grabaron 19 temas pero en el disco solo se incluyeron 12. Se realizó una tirada de 300 copias que se agotaron rápidamente y no se volvió a editar ninguna más.
Durante una época se presentaron  a varios concursos de grupos de Coruña, y Galicia. Siendo seleccionados, siempre para la fase final, pero sin conseguir quedar primeros en ningún certamen.
En 2009 empezaron  a llamarnos para compartir escenario con artistas importantes, como Vetusta Morla, Russian Red o Los Ilegales, participando en festivales de talla, como el castlo rock o el alter.

Un día durante una actuación en la Fnac Coruña, un miembro de una productora de cine lucense les solicita una canción para un cortometraje. JULIETA, que llegaría al último corte del festival internacional de Cine de Cans.
Actualmente acaban de finalizar la grabación de su segundo disco. AFORTUNADAMENTE MAL. También se ha grabado un videoclip de uno de los temas y otro de ellos será la banda sonora de la película FOR SALE. Pero de esto último aún no se ha publicado nada.
La fecha de estreno del disco se prevé  para el 19 de Noviembre.


 

THEY
THEY (antiguamente conocido como Doppler) es el nuevo grupo que a pesar de su corta existencia con los integrantes actuales ya ha quedado finalista de concursos como Licor43 o Notomonkey. Su música, fresca, joven y ante todo innovadora en cada canción, no deja indiferente a nadie en sus conciertos. Su atuendo, de negro con corbata, y a destacar la corbata blanca del cantante, lo que dará lugar a su elemento representativo.

El grupo consta de:

-David Cebolla, vocalista, letrista y actor, lo que le permite realizar una fantástica puesta en escena sin ningún esfuerzo.

-Alfonso Mercado, multiinstrumentista, en el grupo toca la guitarra y compone las canciones. Además, se defiende muy bien como corista.

-David Montecino, bajista y sex symbol del grupo. No sobrevivirás a sus encantos.

-Laura Pérez, joven batería que no para de dar conciertos en Madrid con todos los grupos que la solicitan.

 Si quieres saber más sobre ellos, siguelos en:

 facebook: http://www.facebook.com/Theyareontheway

youtube: http://www.youtube.com/user/TheyOfficial



Riff

Son un grupo de Valencia de rock-surf-indie de Valencia formado en enero de 2010 por Hugo Valero (Guitarra y voz), Rubén Almonacid (Guitara y coros), David Borrás (Bajo y coros) y Sergio Fuentes (Batería), cosechas de 1995 y 1996.

Tras un año de ensayos intensos, empiezan a dar conciertos por Valencia y alrededores, hasta que el 10 de agosto de 2012 ve la luz su primera maqueta "La Cueva", con ritmos bailables y sonidos frescos.

A mediados de diciembre de 2012 está previsto el comienzo de la grabación de su primer EP.
 
Margot
 
Son Berta Bermejo (voz), Ester Pérez (violonchelo coros), Amadeo Blanco (piano, teclados), Ángel Riesgo (batería), Ismael Jiménez (bajo, guitarra) .Su encuentro tuvo lugar en Valladolid, pero sus miembros pertenecen a distintas provincias. A partir de septiembre de 2010, su andadura musical ha sido vertiginosa, realizando  cerca de una treintena de conciertos, entre los que destaca su reciente actuación como   teloneros de “La Oreja de Van Gogh” , (10-09-2012), en Aranda de Duero

En 2011, actuaron en Sonorama Ribera 2011, con gran éxito de crítica y público. “(…) los vallisoletanos Margot, (…) ponen muchísimas ganas sobre el escenario, y ese ánimo era muy contagioso; la complicidad que los componentes de Margot tuvieron con el público fue notable y sumamente agradable” ( J. López http://www.crazyminds.es)

Durante el 2012han realizado su primer vídeo musical: La radio del Amor”, presentado en TV CYL, y medios castellanos, y han continuado con conciertos de presentación de su disco “Giro Inesperado”, que verá la luz a finales de este 2012.






sábado, 20 de octubre de 2012

RADIO VACALOURA EN LA CALLE

Radio Vacaloura ha salido a la calle y hemos realizado una serie de entrevistas relacionas con la crisis , aquí os dejamos el programa con las diferentes opiniones que hemos recogido.

En los próximos días iremos colgando  más información en el apartado " Crisis" para que formeis vuestra propia opinión sobre este tema .

Hemos tenido algunos problemas con el sonido pero intentaremos mejorarlo.

Muchas gracias a todas las personas que han coolaborado con el programa y animaros a dejar vuestros comentarios.

Enlace programa

La libertad en los tiempos del miedo, retazos de una sociedad enferma

lunes, 2 de julio de 2012



                Karen Dalton

              Norteamericana con ascendencia Cherokee por vía materna Dalton era al principio de los años sesenta uno de los nombres más populares y admirados del circuito de cafés folk de Greenwich Village, el mismo vivero del que surgieron gigantes como Bob Dylan y Fred Neil, ambos grandes admiradores del descomunal talento de nuestra protagonista. El propio Dylan en sus “Crónicas” describe a Dalton como su cantante favorita del lugar, y dice de ella que “tenía una voz como la de Billie Holiday y tocaba la guitarra como Jimmy Reed”.
En 1969 y tras muchos años de actuaciones en vivo, consiguió grabar dos discos, en su tiempo bastante inadvertidos, y ahora de culto para los amantes de la música folk.
Neil por su parte fue el artífice de que por fin en 1969, debutase con el largo “It’s so Hard to Tell Who’s Gonna Love You Best”, grabado en una sola sesión nocturna aprovechando el tiempo residual de una de las suyas propias, y publicado a pesar de las reticencias eternas de la propia Dalton. Su primer Lp que fue publicado en Capital Records , álbum que tanto bebe, principalmente, del folk como del blues o del soul. Fue producido por Nik Venet en el que aparecían varios termas de Neil como “Little bit of rain” o “Blues in the ceiling”. También interpretaba el tema de Tim Hardin  “How did the feeling feel to you”.

Dos años más tarde, con la ayuda del bajista Harvey Brooks, miembro de los Electric Flag ,  a través del  sello Just Sunshine , llegó a las tiendas de discos su segundo trabajo también con influencias del folk, blues o soul. Este disco llamado “In my own time” (1971) contiene temas de Dino Valente (“Something on your mind”), Paul Butterfield (“In my own dream”), o el miembro de The Band Richard Manuel (el tema de los Band “In a station”).


Murió abandonada a principios de los años noventa en las calles de Nueva York, castigada por enfermedades y adicciones, prácticamente olvidada entonces toda su gloria artística. Gloria a la que en cierto modo ella misma renunció, como artista peleada con las más elementales servidumbres del oficio, rebelde ante los mínimos de compromiso imprescindibles para ganarse la vida con su don natural.

Enlace programa:  http://www.spreaker.com/user/vacaloura/karen_dalton



Little Bit Of Rain - Karen Dalton


Karen Dalton - Blues on the ceiling


Karen Dalton - How did the feeling feel to you ?




 Karen Dalton - Something On Your Mind


Karen Dalton - In A Station


Karen Dalton - In my own dream



domingo, 13 de mayo de 2012


The Stooges
 Enlace programa: http://www.spreaker.com/user/vacaloura/the_stooges

The Stooges es una banda de rock surgida en 1967 en Detroit (Estados Unidos) considerada pionera del garage rock y precursora tanto de la música como de la subcultura punk

En 1969 la década de los 60 y todo lo que elló conllevó eran prácticamente historia, de los grupos nacidos en aquellos años solo algunos como The Doors o The Velvet Underground se mantenían realmente vivos o en un momento creativo aún inspirado, aunque en una etapa oscura: supervivientes de un bonito sueño que estaba muerto y enterrado.

El paro, las drogas duras (que sustituyeron a los mas inocentes alucinógenos y marihuana, cobrándose muchas vidas entre los jóvenes estadounidenses) o la Guerra de Vietnam, eran el caldo de cultivo para que en ese espacio se colaran grupos de un sonido mas duro.

Así, el naciente hard rock en Inglaterra con bandas com Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath o Bad Company, tuvo una respuesta americana con gente como Blue Cheer.

En la ciudad de Detroit, pese a ser la sede de la mítica discográfica negra Tamla Motown, el panorama no era mas alentador. Su paisaje gris e industrial, con el humo que emanaba de las chimeneas de las fábricas de la Ford y General Motors, era el escenario propicio para que surgieran determinadas bandas como MC5 (abreviatura de Motor City Five), que mezclaban elementos del rock, garaje y de un punk primitivo, los cuales abrirían el camino para que otra banda del lugar como The Stooges alcanzara relevancia dentro de ese panorama.

James Newell Osterberg, más conocido por Iggy Pop, tocó en diversas bandas de Ann Arbor (Míchigan) antes de crear la suya propia. Osterberg se inspiró para formar The Stooges tras conocer en una visita a Chicago al batería de blues Sam Lay. De esta forma, James regresó a Detroit con la idea de crear un estilo de tocar blues completamente nuevo.

La banda que Osterberg creó estaría formada por él, como vocalista, los hermanos Ron (guitarra) y Scott Asheton (batería), y su amigo Dave Alexander (bajo). Los demás miembros de la banda apodaron a James "Pop" debido al parecido que guardaba con un vecino suyo. Sería poco después, tras presenciar un concierto de MC5 en su ciudad, cuando Osteeberg se autodenominó a sí mismo "Iggy Pop".

El debut de la banda tuvo lugar en un concierto de Halloween que estos dieron en su casa de State Street, en 1967. Poco más tarde, tocaron en el Grande Ballroom (Detroit), junto a grupos como MC5 y otros, dándose así a conocer. The Stooges ganó reputación rápidamente debido a lo violentas y ruidosas que eran sus actuaciones. Pop, especialmente, ganó fama gracias a lo extraño que era su comportamiento sobre el escenario, un tando en su torso crema de cacahuete y carne de hamburguesa, haciéndose cortes con trozos de vidrio y mostrando sus genitales al público, entre otras cosas.

The Stooges fueron descubiertos por el observador de Elektra Records Danny Fields (quien más tarde también descubriría y se convertiría en el manager de The Ramones), firmando así un contrato para dicha compañía. Su primer álbum, cuyo nombre es el mismo que el de la banda, salió en 1969, obteniendo muy pocas ventas así como un no grato recibimiento por parte de los críticos de aquella época. Dos canciones, "I Wanna Be Your Dog" y "1969", fueron lanzados como singles y el álbum alcanzó el puesto número 106 en las listas de álbumes de Billboard. Es ampliamente considerado como uno de los mejores discos de punk proto. Con Ron Asheton de las paredes de la distorsión y los solos distorsionados Wah Wah, texturas y riffs de alimentación acordes también se considera que ha tenido un impacto en el hard rock.

El segundo albúm, Fun House, lanzado en 1970 y considerado por muchos como el mejor disco de The Stooges, tampoco logró alcanzar un notoriamente mejor recibimiento. Hay un cambio evidente en este trabajo con respecto al anterior, en este, la atmósfera sonora es mucho más densa y tensa, el resultado es un sonido más sucio, con más distorsión, abandonando completamente cualquier atisbo sesentero que todavía subsistía en el disco de debut. Destaca el corte “1970″ también conocido como “I Feel Alright”, quizás el tema más conocido del disco. En este disco, el grupo trató de plasmar la fuerza y la energía que desprendían en sus actuaciones en vivo. En junio de ese mismo año, la banda tocó en el Pop Festival de Cincinnati. Durante su actuación, Iggy Pop se dejó caer en repetidas ocasiones sobre el público, el cual lo sostuvo por encima de la muchedumbre. Este hecho se convirtió en una de las imágenes icónicas del rock a partir de entonces.

En agosto de ese mismo año, Alexander fue despedido temporalmente del grupo por encontrarse demasiado ebrio en escena en el International Music Festival de Goose Lake, siendo rápidamente reemplazado por una sucesión de nuevos bajistas. Llegados a este punto, la banda casi al completo (con la notable excepción de Ron Asheton) se habían vuelto consumidores habituales de drogas como la heroína, siendo Iggy Pop el peor ejemplo de todos. El resultado final de todo esto fue la anulación del contrato que The Stooges tenía con Elektra Records.

Al no poseer compañía discográfica, la banda se quedó durante un tiempo sin nadie que les consiguiese actuaciones ni el dinero necesario como para seguir con la producción de nuevos discos, por lo que se produjo durante un tiempo un parón musical.

Afortunadamente, Pop conoció a David Bowie en septiembre de 1971, convirtiéndose ambos rápidamente en buenos amigos. De esta forma, Bowie ayudó a Pop a reconstruir la banda como seguidamente convenció a su discográfica, Columbia Records, de que los contratase.

Su tercer trabajo, Raw Power, salió la luz en 1973 .Fue ampliamente ignorado cuando se publicó, y el grupo se separó un par de años después. A pesar de ello, fue bien recibido por un reducido grupo de fanáticos entre los que se encontraban muchos jóvenes músicos que ayudarían a crear el punk rock a mitad de la década de los 70, convirtiendo a Raw Power en uno de los documentos más importantes del protopunk.

A pesar de la tibia recepción del disco, la reputación del álbum aumentó de forma abrumadora en los siguientes años, y el volumen y ferocidad del álbum se convirtieron en el punto de referencia para los demás discos. En 2003, el álbum fue situado en el puesto 125 de la lista de los 500 mejores álbumes elaborada por la revista Rolling Stone.

La explosión punk en el Reino Unido en 1977 marcó el inicio del culto de este disco a gran escala, prueba de lo cual es el hecho de que una reedición del álbum entró en las listas de éxitos británicas en dicho año.1 Algunas bandas punk se han inspirado en títulos de temas del álbum para escoger sus nombres, como es el caso de los británicos Penetration, formados en 1976, o los italianos Raw Power, formados en 1981.

Entre otros, Kurt Cobain, cantante y guitarrista de la banda de grunge Nirvana, Johnny Marr de The Smiths y Euroboy de Turbonegro han repetido en diversas ocasiones que éste es su álbum favorito. Henry Rollins de Black Flag tiene las palabras "Search And Destroy" tatuadas entre los omóplatos.

Copias de poca calidad de la mezcla original del disco de Pop han circulado entre los fans durante años, y en 1995, una selección de estos temas fue publicada por Bomp Records con el nombre de Rough Power.

El grupo se embarcó en una gira promocional que duró varios meses. Al mismo tiempo, The Stooges llevó a cabo una serie de grabaciones conocidas como The Detroit Rehearsal Tapes, las cuales presumiblemente iban a formar parte de un cuarto album que estaba por llegar. Pero, en febrero de 1975, la banda se desintegró, siendo su principal causa la aún presente adicción a la heroina de Iggy Pop, como también su errático comportamiento en el escenario.

Sorprendentemente, casi treinta años después de su separación, The Stooges se reunieron en 2003 y realizaron una gira mundial, publicando el disco Skull Ring en 2003 y The Weirdness en 2007.





miércoles, 2 de mayo de 2012


Ali Farka Touré

Ali Ibrahim «Farka» Touré (Kanau, 1939 - Bamako, 7 de marzo de 2006), fue un conocido guitarrista y cantante maliense, cuyo estilo aunaba la música tradicional de Malí con el blues.

Nació en 1939 en la aldea musulmana de Kanau, cerca de Gourma Rharous, en la región noroccidental de Tombuctú. Era el décimo hijo de su madre, pero fue el único que logró sobrevivir pasada la infancia. Su apodo, "Farka", significa "asno", animal admirado por su tenacidad. Étnicamente, Ali Farka Touré estaba vinculado a los antiguos pueblos songhay y fula, del norte de Mali.

Su padre, que servía en el ejército francés, murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Ali apenas fue a la escuela, y se dedicó desde su infancia al cultivo del campo. Sin embargo, siempre manifestó un gran interés por la música, especialmente por instrumentos tradicionales malienses como el gurkel (pequeña guitarra), el violín njarka, la flauta peul o el ngoni (laúd de 4 cuerdas). Su familia desaprobó sus intenciones porque en la sociedad de Malí se hereda la profesión de músico y el derecho a tocar le pertenece a las castas de músicos.

Empezó a tocar la guitarra a los 10 años, pero no fue hasta los 17 que verdaderamente consiguió dominar el instrumento. En 1950 empezó a tocar el gurkel, una guitarra africana de una cuerda que escogió debido a su poder para convocar a los espíritus. También aprendió a tocar el njarka, un violín de una cuerda que es una de las partes más populares de sus conciertos. En 1956, Ali Farka Touré vio una actuación del gran guitarrista guineano Keita Fodeba en Bamako. Le impresionó tanto que decidió en aquel momento convertirse en guitarrista. Autodidacta, Ali Farka Touré adaptó las canciones tradicionales utilizando las técnicas que había aprendido con el gurkel.

Durante su visita en Bamako a finales de los 1960 de artistas como Ray Charles, Otis Redding y John Lee Hooker, Ali Farka Touré descubrió la música afronorteamericana. Al principio, pensó que Hooker tocaba música de Malí, pero entonces se dio cuenta de que esta música venida de los Estados Unidos tenía raíces profundas africanas. Inspirado por la fuerza de Hooker, Ali Farka Touré empezó a incorporar elementos propios en sus actuaciones. Durante aquellos años Ali Farka Touré compuso, cantó y tocó con el famoso grupo Troupe 117, creado por el gobierno de Malí después de la independencia del país en 1960. En 1968 viajó por primera vez fuera de Malí para representar a su país en un festival que tuvo lugar en la ciudad de Sofía, en Bulgaria.
           
Durante los años 70 se instaló en Bamako, donde trabajó como ingeniero de sonido para Radio Malí. En esa época tuvo la oportunidad de escuchar mucha música occidental. Por entonces publicó también su primer disco, Farka (1976), en la compañía francesa Son Afric, y comenzó a dar conciertos por toda África occidental.

Sus primeras experiencias musicales se remontan a principios de los años setenta. Los registros de esa primera época, mayormente acústicos, se reeditaron treinta años después en discos como “Radio Mali” y “Red & Green”. Durante muchos años tuvo un éxito tremendo en África Occidental adaptando canciones tradicionales y ritmos en diez idiomas que forman parte de la enorme riqueza cultural de Malí.

Fue el primer intérprete de blues africano que logró una popularidad masiva en su continente natal, hasta el punto de que se le llamó "el John Lee Hooker africano". Musicalmente, su estilo tenía muchas semejanzas con el de R. L. Burnside, con varias superposiciones de guitarras y ritmos. Cantaba habitualmente en lenguas africanas, sobre todo en songhay, fula y tamacheck.

En 1990 Touré abandonó la música definitivamente para atender su granja, en su Tombuctú natal. Su productor consiguió convencerlo para que volviera a tocar la guitarra. Unos años más tarde, grabó el famoso “Talking Timbuktu” con el guitarrista norteamericano Ry Cooder. El álbum ganó un premio Grammy.

A pesar del éxito ese trabajo, Ali Farka Touré no quería salir de su granja de arroz en Malí para grabar de nuevo. El productor Nick Gold tuvo que instalar el equipo en una fábrica de ladrillos abandonada en Niafunke, Malí, utilizando un equipo portátil y generadores de gasolina para compensar el hecho de que no hay corriente eléctrica en el pueblo de Touré. Los ingenieros de sonido tenían que esperar hasta que Farka Touré acabara sus quehaceres y estuviera listo para tocar la guitarra. Farka Touré dijo: “Estábamos en el medio del paisaje que inspira a la música y eso a su vez nos inspiró a mí y a los demás músicos... En Occidente quizá esta música sea sólo entretenimiento y no espero que las personas lo entiendan”.

Ali Farka Touré falleció el 7 de marzo de 2006 víctima de un cáncer que había acorralado su vida durante los últimos años. El año anterior había sido reconocido nuevamente fuera de su país cuando obtuvo el Grammy a mejor álbum tradicional por "In The Heart Of The Moon", que realizó junto a su compatriota y maestro de la kora Toumani Diabate.

Hasta el momento de su fallecimiento, Farka Touré vivía en su pueblo junto con su única esposa y con una familia extendida de aproximadamente 50 personas, a quienes sostenía con las ganancias provenientes de esporádicas giras por Europa.


Discografía

  • 1976 - Farka
  • 1987 - Ali Farka Touré
  • 1990 - The River (World Circuit)
  • 1990 - African Blues(Shanachie)
  • 1992 - The Source (World Circuit)
  • 1994 - Talking Timbuktu (World Circuit)
  • 1996 - Radio Mali (World Circuit)(Grabado entre 1970 y 1978)
  • 1999 - Niafunké (World Circuit)
  • 2004 - Red/Green - 2004 (World Circuit; álbumes antiguos - de 1979 y 1988- remasterizados)
  • 2005 - In The Heart Of The Moon
  • 2006 - Savane
  • 2010 - Ali and Toumani (Ali Farka Touré & Toumani Diabaté)

Enlaces youtube:

  • Short film about Ali Farka Touré's 1999 album 'Niafunké', which was recorded in Ali's hometown Niafunké, Mali.


Directo en Mali

http://www.youtube.com/watch?v=K_CAicWhRDE

martes, 10 de abril de 2012

Chess Records
 Enlace programa: http://www.spreaker.com/user/vacaloura/chess_records

Chess Records fue una compañía discográfica estadounidense, cuya sede central estaba en Chicago, Illinois en el número 2120 de la avenida South Michigan. Fue creada por los hermanos Leonard Chess y Phil Chess, convirtiéndose en una compañía destacada en la historia del rock and roll, debido a que los discos y canciones que publicó se convirtieron en estándares del blues para los intérpretes de blues y rock and roll.

Chess Records grabó y publicó música blues, rock and roll, rhythm & blues, jazz y soul de intérpretes como Willie Dixon, Sonny Boy Williamson II, Muddy Waters, Little Walter, Jimmy Rogers, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Bo Diddley, The Flamingos, Moonglows, Vibrations, Gene Ammons, Cymande, King Fleming, Ike Turner and his Kings of Rhythm, Ahmad Jamal y el trío de Ramsey Lewis.

Durante la década de 1950, Leonard y Phil Chess se encargaron de la mayor parte de la producción musical, contratando en 1960 los servicios del legendario productor musical Ralph Bass para hacerse cargo de algunos de los cantantes de gospel y blues de la compañía; así mismo, contaron con los servicios del bajista y prolífico compositor musical Willie Dixon, como asistente en la producción de blues. En la siguiente década, el encargado principal de la producción fue Roquel "Billy" Davis.

En la década de 1960s, la mayor parte del éxito de la compañía provino de parte de artistas de soul como Etta James, Sugar Pie DeSanto, The Dells, Radiants, Jackie Ross, Billy Stewart, Fontella Bass y Minnie Riperton, siendo Little Milton el intérprete de blues más destacado de la compañía.
Chess Records también fue conocida por contar con músicos como el batería Maurice White y el bajista/trombonista Louis Satterfield, los cuales formaron años más tarde el grupo Earth, Wind & Fire.

Leonard y Phil Chess eran dos hermanos nacidos en Polonia que emigraron a Chicago, donde abrieron el club nocturno Macamba en la parte sur de la ciudad. Fascinados por la música interpretada por los músicos negros, en 1947 los hermanos Chess invirtieron en un pequeño sello discográfico llamado Aristocrat Records, con planes de grabar y distribuir música de Muddy Waters.
Para el año 1950, los hermanos se hicieron cargo de la discográfica y la rebautizaron con el nombre de Chess Records.

Uno de los primeros lanzamientos de Chess Records fue la canción “Rollin’ Stone” de Muddy Waters, canción que una década más tarde inspirará el nombre del grupo de rock británico.

Dos compañeros de la banda de Waters también se convirtieron en artistas de éxito: el guitarrista Jimmy Rogers, que tuvo éxitos como “That’s All Right” y “Ludella”, y el intérprete de armónica Little Walter Jacobs, cuyas interpretaciones amplificadas se pueden escuchar en canciones como “My Babe” y “Mean Old World” (y en éxitos de Waters como “I’m Your Hoochie Coochie Man”).

Con Phil Chess trabajando como productor e ingeniero y el cantautor Willie Dixon componiendo la mayoría de las canciones, Chess Records y sus sellos subsidiarios se convirtieron en la fuente más importante de distribución de blues. Con la ayuda y el consejo del legendario productor Sam Phillips, Leonard Chess recorrió todo el sur de los Estados Unidos en busca de músicos negros que pudieran convertirse en artistas de Chess. Una de las recomendaciones de Phillips fue el cantante Howlin’ Wolf, que obtuvo un éxito inmediato con “Smokestack Lightnin’” acompañado con el muy talentoso guitarrista Hubert Sumlin. Otros legendarios artistas del blues que grabaron en Chess en los años 50 incluyen a Big Bill Broonzy, John Lee Hooker, Joe Williams, Memphis Slim, Bobby Bland, Sonny Boy Williamson, y Bo Diddley.

En 1955, deseando encontrar un sonido que fusionara otros estilos para poder entrar en la música más comercial, Chess fichó a Chuck Berry (a instancias de Muddy Waters). Con un matiz countrie, estilo rockabilly y una vigorosa presencia en el escenario, Berry introdujo el rock & roll a la nación con su primer single con Chess “Maybelline”.


Durante los años 60, Chess continuó grabando con artistas ya establecidos del blues y también con jóvenes intérpretes como Buddy Guy y Otis Rush. La cantante Etta James, grabando para Argo (una subsidiaria de Chess), saltó al estrellato nacional en 1961 con sus éxito “At Last” y “Trust in Me”. Cuando una nueva generación de estrellas musicales pasó al frente, los artistas de Chess Records fueron inmortalizados como dioses del rock. Los Rolling Stones incluso escribieron una canción acerca de los estudios Chess Recording, “2120 S. Michigan Avenue”. En 1969, Phil y Leonard Chess vendieron el sello a un grupo de Nueva York que continuó con la producción de trabajos de los artistas de Chess hasta 1975. Después de que el sello se viniera abajo, los clásicos de Chess no estuvieron disponibles hasta 1985, cuando MCA compró el catálogo y comenzó a lanzar los álbumes restaurados y remasterizados para las nuevas generaciones de fans.


Cadillac Records

Cadillac Records es una película estadounidense dirigida por Darnell Martin en el año 2008. Cuenta la historia de la compañía discográfica norteamericana Chess Records.

Argumento

Cuenta el surgimiento del sello discográfico Chess Records y sus artistas. En esta historia de sexo, violencia, competencia y rock & roll ambientada en los años 50 en Chicago, el filme sigue las excitantes aunque turbulentas vidas de algunas de las grandes leyendas de la música de Estados Unidos

La historia de cómo el blues se hizo popular y dio a luz al rock & roll comienza en un lúgubre bar en la violenta zona sur de Chicago en 1947, donde un joven inmigrante polaco y propietario del bar, Leonard Chess (ganador del Oscar Adrien Brody), contrata al talentoso pero indisciplinado conjunto de blues que incluye al tranquilo y amable prodigio de la guitarra Muddy Waters (Jeffrey Wright) y al impulsivo y llamativo Little Walter (Columbus Short) en la armónica. Fascinado por el sonido de la música, y dispuesto a aprovecharse del floreciente negocio discográfico,             Chess organiza una sesión de grabación para Waters. Las primeras grabaciones de Waters comienzan a ascender en las listas de R&B (rhythm & blues) que comienzan a recibir interpretaciones más intensas.

Chess trata a sus músicos como si fueran de la familia, les compra un Cadillac cuando graban su primer éxito musical, pero la línea entre el negocio y lo personal no es clara y causa algunas veces conflictos con su elenco estable de talentosos y exitosos artistas. Después de respaldar a Muddy en sus primeras grabaciones, Little Walter se convierte en una estrella con luz propia, pero su vivo genio y sus maneras ostentosas con frecuencia lo ponen en conflicto con sus amigos y con la ley. También se encuentra con que la única mujer de la que se siente cerca es la chica de Muddy, Geneva (Gabrielle Union), que lucha por mantenerse leal a Muddy a pesar de sus muchas y mal disimuladas infidelidades. El gran Willie Dixon (Cedric The Entertainer), cantautor y líder de grupo, es otro miembro clave de la familia Chess Records, y Howlin’ Wolf (Eamonn Walker), un cantante orgulloso e intenso de blues que desarrolla una creciente rivalidad musical con Muddy.

Pero no es hasta el año 1955 que la familia artística de Chess “cruza” y entra en la música comercial (“blanca”) de Estados Unidos con un joven delgado de San Louis llamado Chuck Berry (Mos Def), que con su andar dinámico y frívolo, sus melodías pegadizas y con un matiz country marcan el nacimiento del rock & roll. Cuando Berry es arrestado y puesto en prisión en el punto más alto de su carrera, Chess encuentra a otra talentosa intérprete con la que seguir en la música comercial, la cantante Etta James (Beyoncé Knowles), una joven mujer con cicatrices emocionales cuya vulnerabilidad tienta la lealtad y la preocupación de Chess en forma inesperada.

A medida que el rock & roll se hace más popular, los artistas de Chess son admirados por toda una nueva generación de artistas, y cada uno de ellos ha ganado y perdido una pequeña fortuna en bebida, mujeres y viviendo la vida. Sus adicciones comienzan a cobrarse el precio. Pero aunque la tragedia se cierna sobre ellos, su música y espíritu se mantiene fuerte: y cuando la brisa de los años sesenta se lleva a Leonard Chess fuera del negocio discográfico, el blues sobrevive.

Trailler:



Howlin 'Wolf


Chester Arthur Burnett (White Station,10 de junio de 1910 - Hines, 10 de enero de 1976), conocido como Howlin' Wolf (Lobo Aullador) fue un músico afroamericano, cantante de blues, guitarrista y armonicista.
           
Hijo de plantadores de algodón, Howlin' Wolf trabajó de granjero en la década de los 30, siendo uno de los pioneros entre los negros que emigraron en los años 40 a Chicago, aunque siempre mantuvo sus raíces. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército norteamericano.

El origen del nombre viene de cuanto su abuelo le contaba historias sobre lobos de esa parte del país. Le advertía que sí él se portaba mal los lobos vendrían aullando a buscarlo.

Sus padres se separaron cuando él era aún muy joven. Su madre muy religiosa Gertrudis lo echó de la casa mientras él todavía era un niño por negarse a trabajar en la granja, que luego se trasladó junto con su tío, Will Young, que lo trató mal. Cuando tenía 13 años, se escapó y afirmó haber caminado 85 millas (137 km) descalzo para reunirse con su padre, donde finalmente encontró un hogar feliz dentro de la familia grande de su padre. Durante el pico de su éxito, regresó de Chicago a su ciudad natal para ver a su madre, pero ella le rechazó y se negó a tomar cualquier dinero que le ofreció, diciendo que su música era música del diablo.

En 1948 formó una banda que incluía guitarristas como Willie Johnson y M. T. Murphy, el armonicista Junior Parker, un pianista llamado Destruction y el batería Willie Steele, y en 1951comenzó a actuar en radio en West Memphis, Arkansas.

Su álbum de 1962 Rockin' Chair Album es uno de los más famosos discos de blues, conocido por la ilustración de su cubierta con una mecedora. Este álbum contenía "Wang Dang Doodle," "Goin' Down Slow," "Spoonful" y "The Red Rooster", canciones que sirvieron de base a los repertorios de las bandas inglesas y americanas enamoradas de los blues de Chicago. En 1965 apareció en el show televisivo Shindig junto con los Rolling Stones.

Wolf dio varios conciertos en Chicago en 1972, grabados por la discográfica Chess en su álbum Live and Cookin' y en 1973 produjo su último álbum The Back Door Wolf. Tuvo especial resonancia su álbum London Sessions, grabado en Londres junto a una super-banda de estrellas británicas (Eric Clapton, Stevie Winwood, Charlie Watts, Bill Wyman) y su inseparable Hubert Sumlin.

El inimitable estilo abrasivo de Howlin' Wolf ha imposibilitado cualquier imitación. Dotado de una técnica musical rudimentaria (tanto en la armónica como en la guitarra slide), su peculiar sentido del tempo y sus aullidos (como en la célebre "Smokestack Lightning") confirieron siempre a sus interpretaciones un vigor inigualable.

El rock psicodélico de los sesenta tuvo en Howlin' Wolf a uno de sus máximos inspiradores. Jimi Hendrix comenzó su actuación en el festival de Monterrey, en 1967, (su primera aparición al nivel de las grandes estrellas) con una frenética versión de un clásico de Howlin' Wolf, "Killing floor". Los Cream convirtieron en éxito otra de las grandes piezas de Howlin' Wolf (aunque compuesta por Willie Dixon), la febril "Spoonful", y también los californianos Grateful Dead legaron una recordada recreación de "Sittin' on the top of the world". Los Doorsversionaron "Back door Man" y los Rolling Stones tuvieron unos de sus hits más tempranos con la inefable "Little red rooster". El estilo vocal de John Fogerty, cantante de Creedence Clearwater Revival, debe también mucho a Howlin' Wolf, lo que se hace patente en canciones del grupo como "The Graveyard Train" entre otras.
Howlin' Wolf murió de cáncer en el Hospital de Veteranos de Hines, Illinois, el 10 de enero de 1976.

Con una voz y una presencia física características, Burnett se colocó entre los principales artistas del blues eléctrico.
Con sus 1,98 m de estatura y cerca de 136 kg de peso, fue una figura imponente con una de las voces más memorables entre todos los cantantes de blues "clásicos" en el Chicago de los años 50. Su voz ha sido comparada con "el sonido de las máquinas pesadas que operan en un camino de grava". Junto con su contemporáneo y rival profesional Muddy Waters, formaron los dos pilares del Chicago blues.

Discografía

  • 1959: Moanin' in the Moonlight
  • 1962: Howlin' Wolf Sings the Blues
  • 1962: Howlin' Wolf
  • 1964: 'Rockin' The Blues - Live In Germany
  • 1966: The Real Folk Blues
  • 1966: Live In Cambridge
  • 1966: The Super Super Blues Band
  • 1967: More Real Folk Blues
  • 1969: The Howlin' Wolf Album
  • 1971: Message to the Young
  • 1971: Going Back Home
  • 1971: The London Howlin' Wolf Sessions
  • 1972: Live and Cookin' (At Alice's Revisited)
  • 1973: Evil - Live at Joe's Place
  • 1973: The Back Door Wolf
  • 1974: London Revisited
  • 1975: Change My Way
  • 1990: Cadillac Daddy - Memphis Recordings 1952
  • 1997: His Best.

Enlaces youtube:




domingo, 8 de abril de 2012

Cult Horror Movies - Cosas sobre Cosas

Enlace programa: http://www.spreaker.com/user/vacaloura/cosas_sobre_cosas

Nos encontramos en una base ártica... Perdida en medio de un mar de hielo... Mas allá de las paredes de esta estación sólo una muerte helada espera. Entre nuestros protagonistas, además, acecha un mal de mil formas, cada una más horrible que la anterior.




Con una temática similar a la de "Alien" de Ridley Scott pero con un estilo propio y consiguiendo un film inolvidable, John Carpenter dirige, en 1.982 "La cosa", "The Thing" en su título original. Película que nace como supuesto remake pero que a pesar de las muchas formas del terrible alienígena que le da nombre posée personalidad propia e indudable carácter. Cinta de terror al mismo tiempo psicológico, monstruoso y claustrofóbico. En ésta "La cosa" de 1.982, John Carpenter consigue el ejemplo perfecto de experiencia entre el terror y la paranoia.




lunes, 2 de abril de 2012

THE MIRAGE
 Enlace programa :http://www.spreaker.com/user/vacaloura/the_mirage

El trabajo de The Mirage se basa en la forma de transmitir el Rock de las bandas de los ‘70 y ‘80. Su estilo renovado y actual les hace poseer un sonido propio, el sonido The Mirage. Su música combina bases potentes con lineas melódicas y estribillos directos y pegadizos. La variedad de sus letras abarca desde situaciones cotidianas a pasajes más intimistas, que reflejan el sentir del grupo y su filosofía de vida. The Mirage es un soplo de aire fresco en el panorama del Rock nacional, reivindicando el estatus de las antiguas grandes bandas de Rock, y cubriendo un lugar que ha estado vacante en España durante años. El grupo se forma en Vigo 2001 como un proyecto de músicos procedentes de otras formaciones de la zona, con la idea de crear un grupo de rock progresivo.  En 2006, publican “Viviendo R&R”, su primer disco, completamente autoproducido. La grabación tuvo una gran acogida entre el público y la prensa especializada, obteniendo muy buenas críticas en publicaciones como This is Rock, Kerrang, Heavy Rock, Mondosonoro, Popular 1 y mariskalrock.com. Este primer disco les permitió darse a conocer entre el público y les llevó a compartir escenario con bandas como Helloween, Barón Rojo, Uzzhuaia, Lizzy Borden y Santi Campillo (M-Clan), quien incluso interpretó un tema con el grupo en directo. A mediados de 2008, la banda es invitada por Mariskal Romero a la fiesta 25 Aniversario de la revista Heavy Rock, siendo presentada como “El grupo revelación del Hard Rock español”. Allí contactan con Will Maya, reputado productor residente en Londres, que ha trabajado con Adrian Smith (Iron Maiden), The Answer, The Wildhearts, Steve Jones (Sex Pistols), Bredd 77, etc. Gracias al apoyo del ex-futbolista Valery Karpin, será Will Maya el encargado de la producción del segundo trabajo de la banda. En mayo de 2008, entran en el estudio Área Máster de Vigo para grabar este nuevo disco. La mezcla se realiza en las instalaciones de los Albert Studios de Londres. El disco, titulado “rEVOLUCIÓN”, consta de 11 temas con sonidos y temáticas de gran variedad. The Mirage ha explorado diferentes estilos musicales, con el objetivo de lograr un resultado auténtico y directo, convencidos de que su propuesta, original y sincera, puede triunfar al margen de las modas. The Mirage son: Mandi García (voz), David Estévez (guitarra), Fran Almodóvar (guitarra), Tito Pardo (bajo), Suso Valcárcel (batería).


Nuevo disco: A-52
El nuevo disco A-52 , que ha sido producido y grabado en las instalaciones de Brown Sound bajo la batuta del propio guitarrista de The Mirage , David Estévez , y que ha sido masterizado en los Metromastering Studios de A Coruña, se encuentra en estos momentos en proceso de fabricación, con lo que la fecha de salida a la calle está cerca.

The Mirage: No quiero dejar de caminar



Web grupo:

Reportaje TVG: